Pintor, gravador, cenógrafo, dramaturgo, poeta, ator e cantor. Tito de Alencastro (1934: Rio de Janeiro, RJ – 1999: São Paulo, SP). Formou-se em museologia, pelo Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.
Nome: Tito de Alencastro
Nasceu: Rio de Janeiro, RJ (05/07/1934)
Faleceu: São Paulo, SP (17/08/1999)
‘Cavalinho’ – Disponível no site (clique)
Cronologia
1956-58 – Frequentou a Escola Nacional de Belas Artes, da mesma cidade.
1961 – Radicou-se em São Paulo, dando início a uma longa carreira como artista plástico.
1979 – Pintou os painéis O Trabalho e o Lazer e Os imigrantes. Realizou, entre outras, as seguintes exposições individuais: 1966 – Galeria Seta, São Paulo, SP.
1967 – Galeria Décor, Rio de Janeiro, RJ.
1973 – Galeria Artes e etc., São Paulo, SP.
1978 – Galeria Macunaíma, Rio de Janeiro, RJ.
1981 – Galeria Arqtis, Uberlândia, MG.
1985 – Galeria Grifo, São Paulo, SP.
1995 – Tito de Alencastro: Exposição Comemorativa de 40 Anos de Pintura, Caribé Escritório de Arte, São Paulo, SP. Participou, também, de diversas mostras coletivas, como as que se seguem:
Francisco José Maringelli frequentou curso livre do ateliê de pintura e gravura do Museu Lasar Seqall, entre 1980 e 1981. Gradua-se pela Escola de Comunicações e Artes (ECA/USP) em 1984 e pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo FAU/USP, em 1989, ambas da Universidade de São Paulo. Ministra oficina de gravura no Museu da Gravura de Curitiba, em 1985, e na Oficina Cultural Oswald de Andrade, em São Paulo, em 1989 e 1996. Participa do projeto Oficinas Culturais de Bairros entre 1990 e 1991. Em 1994, recebe Bolsa Vitae para desenvolvimento do projeto Grandes Formatos na Gravura em Relevo. Entre 1995 e 1999, ministra cursos de pintura e desenho na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em São José dos Campos. Realiza curso de gravura em relevo no Centro Universitário Maria Antônia/USP (Ceuma), em 1999-2000.
Exposições Individuais
1985 – Curitiba PR – A Gravura em Relevo, no Museu da Gravura 1986 – Florianópolis SC – Imagus, na Galeria da Cultura de Florianópolis/Masc
1991 – Brasília DF – Francisco Maringelli, na Itaú Galeria
1992 – Penápolis SP – Francisco Maringelli, na Galeria Itaú Cultural
1993 – Curitiba PR – Máscaras e Máculas, no Museu da Gravura
1994 – Campos do Jordão SP – Gravuras, na Casa da Xilogravura de Campos do Jordão
1995 – Curitiba PR e São Paulo SP – Grandes Formatos na Gravura em Relevo, no Museu da Gravura e no CCSP
1995 – São Paulo SP – Demogorgon: xilos, linos e desenhos, na Galeria da Consolação
1997 – Londrina PR – Luzes e Sombras: xilos e linos, na Sala José Antônio Teodoro, Secretaria Municipal de Cultura
1999 – Milão (Itália) – Mostra Segni di Legno, na Apollo Galleria
Obra disponível no site – CLIQUE
Exposições Coletivas
1982 – Santo André SP – 10º Salão de Arte Contemporânea de Santo André, no Paço Municipal 1982 – Santos SP – 9º Salão de Arte Jovem de Santos
1983 – São Paulo SP – Interiores, na Biblioteca Municipal Mário de Andrade 1984 – Curitiba PR – 6ª Mostra de Gravura Cidade de Curitiba, no Museu da Gravura
1984 – Curitiba PR – Mostra da Gravura Cidade de Curitiba (6. : 1984 : Curitiba, PR)
1984 – Santo André SP – 12º Salão de Arte Contemporânea de Santo André, no Paço Municipal 1984 – São Paulo SP – 1º Prêmio Blue Life de Artes Plásticas, na Blue Life Galeria de Arte
1985 – Campinas SP – 12º Salão de Arte Contemporânea de Campinas
1985 – Ribeirão Preto SP – 10º Salão de Arte de Ribeirão Preto
1985 – Santos SP – 12º Salão de Arte Jovem de Santos
1986 – Curitiba PR – 43º Salão Paranaense, no MAC/PR
1986 – Curitiba PR – 7ª Mostra de Gravura Cidade de Curitiba, na Casa da Gravura Solar do Barão
1986 – Ribeirão Preto SP – 11º Salão de Arte de Ribeirão Preto
1986 – Santos SP – 13º Salão de Arte Jovem de Santos
1986 – Santos SP – 13º Salão de Arte Jovem de Santos – premiado
1987 – Curitiba PR – 44º Salão Paranaense, no MAC/PR
1987 – Santos SP – 14º Salão de Arte Jovem de Santos
1987 – São Paulo SP – Coletiva, no Espaço Cultural Cásper Líbero
1987 – São Paulo SP – Incisões, no Paço das Artes
1988 – Curitiba PR – 8ª Mostra de Gravura Cidade de Curitiba, na Casa da Gravura Solar do Barão – prêmio aquisição
1988 – San Juan (Porto Rico) – 8ª Bienal de San Juan del Grabado latino-americano y del Caribe
1988 – Santo André SP – 16º Salão de Arte Contemporânea de Santo André, no Paço Municipal
1988 – São Paulo SP – 4º Uniart, na Faculdade Santa Marcelina – premiado
1988 – São Paulo SP – Coletiva, no Espaço Cultural Cásper Líbero
1989 – Curitiba PR – Coletiva, na Museu da Gravura
1990 – Curitiba PR – 9ª Mostra de Gravura Cidade de Curitiba, no Museu da Gravura
1990 – Ribeirão Preto SP – 15º Salão de Arte de Ribeirão Preto – premiado
1990 – São Paulo SP – 4, no Espaço da Cultura
1991 – Santos SP – 3ª Bienal Nacional de Santos: artes plásticas, no Centro de Cultura Patrícia Galvão
1991 – São Paulo SP – Coletiva, no Espaço Cultural Cásper Líbero
1992 – Curitiba PR – 10ª Mostra de Gravura Cidade de Curitiba, no Museu da Gravura – premiado
1992 – Curitiba PR – Destaque das Mostras de Gravura Cidade de Curitiba, no Museu da Gravura
1992 – Penápolis SP – Signo da Órbita Cardeal n.º 1663, no Itaú Cultural
1992 – Ribeirão Preto SP – 17º Salão de Arte de Ribeirão Preto
1992 – São Paulo SP – Coletiva, no Espaço Cultural Cásper Líbero
1992 – São Paulo SP – Destaque das Mostras de Gravura Cidade de Curitiba, no MAC/USP
1993 – Curitiba PR – Ateliê Experimental Francesc Domingo, no Museu da Gravura
1993 – Maastricht (Holanda) – The First International Biennial Maastricht
1993 – Ribeirão Preto SP – 18º Salão de Arte de Ribeirão Preto
1993 – San Juan (Porto Rico) – 10ª Bienal de San Juan del Grabado latino-americano y del Caribe
1993 – Santa Maria RS – 4º Salão Latino-Americano de Artes Plásticas de Santa Maria
1993 – Santos SP – 4ª Bienal Nacional de Santos, no Centro de Cultura Patrícia Galvão, na Casa de Câmara e Cadeia, na Pinacoteca Benedito Calixto e no Sesi Santos
1993 – São Paulo SP – Brasil: pequenos formatos, poucas palavras, na Documenta Galeria de Arte
1994 – Belgrado (Iugoslávia) – 2nd International Mini Print Exhibition
1994 – Brasília DF – 1ª Revisão da Gravura Paulista, Ateliê Francesc Domingo, na Galeria Rubem Valentim
1994 – Cidade do México (México) – 9ª Bienal Iberoamericana de Arte, no Museu del Palácio de Bellas Artes de la Ciudad de México
O pintor e gravador Pellegatta nasceu em Busto Arsizio, na Itália, em 1925.
Chegou à cidade de Santos, no litoral de São Paulo, em 1927. Estudou desenho na Associação Paulista de Belas Artes, em 1953, em São Paulo.
Seu trabalho passou a ser caracterizado pelo casario colonial e temas sacros, onde o ser humano é apresentado sempre de modo idealizado, na figura de ternas madonas, santos, coroinhas ou cavaleiros.
Em 1965 protagonizou sua primeira individual, na Galeria Carraro, em Porto Alegre (RS). Em 1974, foi para a Europa, onde visitou cidades interioranas da Itália e de outros países.
Dentre as principais coletivas de que participou, estão o 1o Salão Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro, RJ, 1971, premiado com a medalha de bronze) o Salão Paulista de Belas Artes (diversas edições entre 1958 e 1977). Últimas mostras: Paisagem Paulista, no Masp, São Paulo, SP (1978); Salão Benedito Calixto (Itanhaém, SP, 1984); Coletiva, no Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (Santos, SP, 1986); Coletiva, na Galeria de Arte Paranapuã (São Vicente, SP, 1987).
fonte: Pró Arte
Ouro Preto – Disponível no site (clique)
Conhecido como mago dos pincéis, Omar Pellegatta foi um dos últimos pintores com o hábito de sair a campo em busca de paisagens e pessoas para registrar na tela. Acordava todo dia às 4h da manhã e seguia para o ateliê, de onde saía com cavalete, tela, pincéis e tintas à mão. A prática ao ar livre exige rapidez e precisão nas pinceladas, habilidade que aprendeu com os grandes professores ao apurar seu estilo. Em seus passeios, muitas vezes acompanhado de um de seus mestres, Yoshiya Takaoka, se encantou com a arquitetura colonial em Ouro Preto. E se com Takaoka desenvolveu fino senso de disciplina, com Durval Pereira ganhou a ânsia de produzir. Pellegatta retratou diversas ruas e fachadas dos antigos casarios em várias cidades históricas, de Ouro Preto a Santos (onde se fixou em 1927).
Aborda também temas sacros, representando figuras idealizadas: o “ideal do ser humano” presente em suas madonas, cavaleiros e santos. Em sua última fase, traz cores mais marcantes e alegres – menos etéreas – para suas pinturas.
José Moraes (Rio de Janeiro RJ 1921 – São Paulo SP 2003)
Pintor, escultor, gravador e ilustrador.
Forma-se em pintura em 1941 pela Escola Nacional de Belas Artes – Enba, no Rio de Janeiro. Paralelamente aos estudos universitários, tem aulas de pintura com Quirino Campofiorito (1902-1993). Em 1942, torna-se assistente de Candido Portinari (1903-1962), em Brodosqui, e, em 1945, trabalha com Portinari na execução do painel da capela de São Francisco de Assis, do arquiteto Oscar Niemeyer (1907 – 2012), em Belo Horizonte. No mesmo ano, apresenta sua primeira individual, no Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB/RJ, no Rio de Janeiro. É premiado, nos anos 1940, em quatro edições do Salão Nacional de Belas Artes – SNBA. Com o prêmio viagem ao exterior, recebido no 55º Salão Nacional de Belas Artes de 1949, viaja para Itália, onde permenece de 1950 a 1951 estudando pintura mural. De volta ao Rio de Janeiro, dedica-se à execução de mosaicos e afrescos até 1958, quando muda-se para São Paulo. Em 1967, torna-se professor na Fundação Armando Álvares Penteado – Faap. Em 1971 aperfeiçoa-se em serigrafia com Michel Caza, em Paris, para onde retorna em outras três ocasiões, com a mesma finalidade. Faz também estágios em litografia com Michel Potier, na École de Beaux-Arts, Paris, e com Eugène Shenker, no Centre de Gravure Contemporaine, Genebra.
Disponível no site (clique)
Críticas
“José Moraes sempre procurou fundamentar o seu trabalho com bases sólidas, e enfrentar, desde o início da década de 40, as contradições comuns à maioria dos artistas brasileiros. Procurou a ponte entre a tradição pictórica européia e o nosso presente aqui. Escolheu a figuração como ponto de partida, e se manteve fiel à ela até hoje, apesar de Ter sido exposto à toda informação referente aos principais movimentos das últimas décadas”. M. Babinski (1977) MORAES, José. José Moraes. São Paulo: Galeria de Arte André, 1983.
“… É necessário ressaltar, porém, que o vigor de sua obra está presente em todas as séries que perseguiu com domínio resoluto. Em seus quadros estão técnicas, cores e, especialmente, aquele ‘it’ de quem vai decidido para o cavalete criar uma obra de arte. Aqui não se trata de meditar a luta (que não existe) entre o figurativismo e o abstracionismo. Prevalece a arte, a boa realização, o que é de fato válido”. Ivo Zanini ZANINI, Ivo. Folha de S. Paulo, São Paulo, 1979. In: MORAES, José. José Moraes. São Paulo: Galeria de Arte André, 1983.
“Do ponto de vista temático, José Moraes (que se manteve sempre fiel ao Figurativismo de sua mocidade no Rio de Janeiro) praticou a paisagem, a figura (inclusive retratos), composições e naturezas-mortas. Fortemente influenciado no início (…) por Cândido Portinari, sofreu também o impacto da arte de Lasar Segall, por ocasião da exposição desse no Museu Nacional de Belas Artes, em 1943, em que apreciava sobretudo a articulação das formas, obtida através de elaboradas modulações de cor, e a sofrida temática social. Influência a pairar sobre todas as demais foi porém a de Cézanne, já visível na série de nus de 1943, e que se acentua por volta de 1945. Uma de suas pinturas mais admiráveis chama-se inclusive Homenagem a Cézanne, é de 1945 e entremostra um canto de ateliê, com maçãs envelopadas num característico espaço cezanniano, vendo-se à direita uma quina de cavalete e, por detrás dele, um retrato de Cézanne, e ao fundo a paisagem, por uma janela aberta. A nota cezanniana é ainda intensa na Paisagem de Bagé, de 1946, mesclando-se, para o fim da década, a um realismo crescente (Modelo Negra, 1949), e reaparecendo, atenuada embora, cerca de dez anos mais tarde (Paisagem de São Paulo, 1958). Finalmente, da década de 1960 em diante, o artista foi gradativamente articulando uma linguagem mais pessoal, sobretudo composições com objetos e nas numerosas Paisagens de Embu”. José Roberto Teixeira Leite LEITE, José Roberto Teixeira. Dicionário crítico da pintura no Brasil. Rio de Janeiro: Artlivre, 1988. p.332-333.
Depoimentos
“(…) Da semana de 22 e de Portinari só tive conhecimento nas aulas do mestre Campofiorito. Era algo desconhecido que surpreendeu. Deslumbramentos outros vieram e nesse mundo entrei ainda tímido e logo exageradamente participante. A grande exposição Portinari; a fantástica mostra de 100 anos de arte francesa e a ?descoberta? de Cezanne e com ela o sentido da pintura. A isso tudo se somou o conhecimento e a amizade, longa amizade, de Portinari. Portinari dizia que o prazer da pintura é quase visceral. Ele pintava assobiando de contente. (…) Tenho prazer do ato de pintar, no emocionar quem está do outro lado – o espectador – e no ensinar aos que querem saber”. José Moraes MORAES, José. José Moraes. São Paulo: Galeria de Arte André, 1983.
Acervos
Museum of Modern Art – MoMA – Nova York (Estados Unidos)
Exposições Individuais
1945 – Rio de Janeiro RJ – Individual, no IAB/RJ 1946 – Bagé RS – Individual 1946 – Pelotas RS – Individual 1947 – Rio de Janeiro RJ – Individual, no IAB/RJ 1948 – Porto Alegre RS – Individual, no Correio do Povo 1962 – São Paulo SP – Individual, no Antiquário Chico-Rei 1964 – Belo Horizonte MG – Individual, na Casa do Artista Plástico 1965 – São Paulo SP – Individual, na Galeria Grupiara 1966 – Rio de Janeiro RJ – Individual, na Galeria Décor 1967 – São Paulo SP – Individual, na Galeria Atrium 1969 – Rio de Janeiro RJ – Individual, na Galeria Décor 1970 – Rio de Janeiro RJ – Individual, na Galeria Décor 1970 – São Paulo SP – Individual, na Galeria Cosme Velho 1970 – Uberlândia MG – Individual, na Galeria Arc 1972 – Uberlândia MG – Individual, na UFU 1973 – Rio de Janeiro RJ – Individual,na Galeria Delaparra 1974 – Campinas SP – Individual, na Galeria Girassol 1976 – Rio de Janeiro RJ – Individual,na Galeria Delaparra 1977 – Uberlândia MG – Individual, no Uberlândia Club 1978 – Uberlândia MG – Individual, no Departamento de Artes Plásticas da UFU – Funarte 1979 – Bagé RS – Individual, no Museu de Gravura Brasileira 1979 – São Paulo SP – 40 Anos Pintura – Desenho – Gravura, no MAM/SP 1980 – Porto Alegre RS – Individual, na Galeria Cambona 1981 – Cataguases MG – Individual Gal-Art 1982 – São Paulo SP – Individual, na Galeria Alberto Bonfiglioli 1983 – São Paulo SP – Individual, na Galeria de Arte André 1984 – São Paulo SP – Individual, na Galeria Alberto Bonfiglioli 1986 – Goiânia GO – Individual, na Oficina Galeria de Arte 1986 – São Paulo SP – Individual, na Tema Arte Contemporânea 1987 – Rio de Janeiro RJ – Individual, na Galeria Basílio 1987 – Uberlândia MG – Mais 10 Anos, na UFU 1988 – Porto Alegre RS – Individual, na Galeira Mosaico 1989 – Brasília DF – Individual, na Galeria de Arte Dreer 1990 – Lisboa (Portugal) – Aquarelas Íntimas, no Stelier 15 1991 – São Paulo SP – Individual, na Galeria de Arte André 1991 – São Paulo SP – Individual, na Galeria Sesc Paulista 1992 – Porto Alegre RS – Individual, na Galeira Mosaico 1994 – São Paulo SP – Individual, na Galeria de Arte André 1995 – Brasília DF – Individual, no Cavalier Galeria de Arte 1995 – Vila Franca de Xira (Portugal) – Individual, no Museu de Alhandra 1996 – Porto Alegre RS – Individual, na Galeira Mosaico
Exposições Coletivas
1939 – Araraquara SP – 4º Salão de Araraquara 1939 – Rio de Janeiro RJ – Coletiva, no Hotel Palace 1940 – Araraquara SP – 5º Salão de Araraquara 1940 – Rio de Janeiro RJ – 46º Salão Nacional de Belas Artes, no MNBA – medalha de prata em pintura e menção honrosa em desenho 1940 – Rio de Janeiro RJ – Salão Preto e Branco, organizado pela Associação dos Artistas Brasileiros 1941 – Rio de Janeiro RJ – 47º Salão Nacional de Belas Artes, no MNBA – medalha de prata em pintura e desenho 1942 – Nova York (Estados Unidos) – Arte Latino-Americana 1942 – Rio de Janeiro RJ – 48º Salão Nacional de Belas-Artes, no MNBA 1942 – Rio de Janeiro RJ – Coletiva, na Enba 1942 – Rio de Janeiro RJ – Dissidentes da Enba, na sede da ABI 1943 – Londres (Inglaterra) – Arte Brasileira, na Royal Academy 1943 – Rio de Janeiro RJ – 49º Salão Nacional de Belas-Artes, no MNBA 1944 – Londres (Inglaterra) – Exhibition of Modern Brazilian Paintings, na Royal Academy of Arts 1944 – Norwich (Reino Unido) – Exhibition of Modern Brazilian Paintings, no Norwich Castle and Museum 1944 – Rio de Janeiro RJ – 50º Salão Nacional de Belas Artes, no MNBA – prêmio de viagem ao país 1944 – Belo Horizonte MG – Exposição de Arte Moderna, no Edifício Mariana 1945 – Bath (Reino Unido) – Exhibition of Modern Brazilian Paintings, na Victory Art Gallery 1945 – Bristol (Reino Unido) – Exhibition of Modern Brazilian Paintings, no Bristol City Museum & Art Gallery 1945 – Edimburgo (Reino Unido) – Exhibition of Modern Brazilian Paintings, na National Gallery 1945 – Glasgow (Reino Unido) – Exhibition of Modern Brazilian Paintings, na Kelingrove Art Gallery 1945 – Manchester (Reino Unido) – Exhibition of Modern Brazilian Paintings , na Manchester Art Gallery 1945 – Rio de Janeiro RJ – 51º Salão Nacional de Belas-Artes, no MNBA – prêmio viagem ao país 1946 – Rio de Janeiro RJ – 52º Salão Nacional de Belas-Artes, no MNBA 1947 – Rio de Janeiro RJ – 53º Salão Nacional de Belas-Artes, no MNBA 1948 – Rio de Janeiro RJ – 54º Salão Nacional de Belas-Artes, no MNBA 1949 – Rio de Janeiro RJ – 55º Salão Nacional de Belas-Artes – Prêmio de Viagem ao Estrangeiro 1949 – Rio de Janeiro RJ – Salão Municipal de Arte 1949 – Rio de Janeiro RJ – Salão Nacional de Belas Artes – prêmio de viagem à Europa 1950 – Gênova (Itália) – Coletiva 1952 – Rio de Janeiro RJ – 1º Salão Nacional de Arte Moderna 1952 – Rio de Janeiro RJ – Salão de Arte do Conjunto Sanatorial de Curicica 1953 – Rio de Janeiro RJ – 2º Salão Nacional de Arte Moderna 1954 – Rio de Janeiro RJ – 3º Salão Nacional de Arte Moderna, no Palácio da Cultura 1955 – Rio de Janeiro RJ – 4º Salão Nacional de Arte Moderna 1956 – Rio de Janeiro RJ – 5º Salão Nacional de Arte Moderna 1957 – Rio de Janeiro RJ – 6º Salão Nacional de Arte Moderna 1958 – Rio de Janeiro RJ – 7º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/RJ 1958 – Rio de Janeiro RJ – Salão de Arte A Mãe e a Criança 1959 – Rio de Janeiro RJ – Salão Nacional de Arte Moderna 1969 – São Paulo SP – 11 Artistas, na Galeria Azulão 1969 – São Paulo SP – 1º Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP 1970 – Porto Alegre RS – 25 Pinturas do Acervo do MAM, na UFRGS 1970 – São Paulo SP – 2º Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP 1971 – Rio de Janeiro RJ – Coletiva, na Galeria Marte-21 1971 – Rio de Janeiro RJ – Desenho Brasileiro Através da Ilustração, na Galeria Delaparra 1973 – São Paulo SP – 5º Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP 1975 – São Bernardo do Campo SP – Coletiva 1976 – São Paulo SP – 8º Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP 1977 – São Paulo SP – 9º Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP 1978 – São Paulo SP – 16ª Arte e Pensamento Ecológico, na Cetesb 1979 – Buenos Aires (Argentina) – Trienal Latinoamericana de Gravura 1979 – São Paulo SP – O Desenho como Instrumento, na Cooperativa de Artistas Plásticos 1980 – Penápolis SP – 4º Salão de Artes Plásticas da Noroeste, na Fundação Educacional de Penápolis. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis – artista convidado 1980 – São Paulo SP – 6 de São Paulo, na Galeria Selection Arte 1983 – Rio de Janeiro RJ – 6º Salão Nacional de Artes Plásticas, no MAM/RJ 1984 – São Paulo SP – Tradição e Ruptura: síntese de arte e cultura brasileiras, na Fundação Bienal 1985 – Penápolis SP – 6º Salão de Artes Plásticas da Noroeste, na Fundação Educacional de Penápolis. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis 1986 – Rio de Janeiro RJ – A Nova Flor de Abacate, Grupo Guignard-1943 e Os Dissidentes-1942, na Galeria de Arte Banerj 1987 – São Paulo SP – 20ª Exposição de Arte Contemporânea, na Chapel Art Show 1988 – Vitória ES – Dez Lustros: Deane, Moraes, Scliar, na Ana Terra Galeria de Arte 1989 – São Bernardo do Campo SP – Visões da Borda do Campo, na Marusan Galeria de Arte 1990 – Moscou (União Soviética, atual Rússia) – Coletiva de Serigrafias 1997 – São Paulo SP – Exposição Coletiva de Natal, na Galeria de Arte André 2001 – São Paulo SP – 4 Décadas, na Nova André Galeria 2001 – São Paulo SP – Museu de Arte Brasileira: 40 anos, no MAB/Faap 2002 – São Paulo SP – Paisagens do Imaginário, na Nova André Galeria
Exposições Póstumas
2004 – São Paulo SP – Novas Aquisições: 1995 – 2003, no MAB/Faap 2004 – São Paulo SP – Individual, na Nova André Galeria 2004 – Brasília DF – O Olhar Modernista de JK, no Ministério das Relações Exteriores. Palácio do Itamaraty
No Recife foi aluno de Vicente do Rego Monteiro, Lula Cardoso Ayres, Reynaldo Fonseca, etc. na escola de Belas Artes da Universidade de Pernambuco.
1º Prêmio de Pintura e 2º de Gravura do Salão do Estado em 1960.
Várias vezes premiado na Europa e, como artista plástico, realizou exposições individuais de pintura em Paris, Milão, Genebra, Lousane, Copenhage, Estocolmo, Roma, Veneza, Florença, Trieste, Munique, Düsseldorf e outras.
Participou das principais manifestações coletivas como: Bienal de Veneza, Bienal de São Paulo, Winter Ausstellung em Düsseldorf, Internationale Kunstmesse de Colonia e de Basilea, etc.
Realizou exposições em muitas cidades brasileiras e como teórico ministrou cursos de História da Arte Moderna na Universidade Federal de Uberlândia, Escola de Música e Belas Artes de Curitiba e Faculdades Integradas Estácio de Sá, Rio de Janeiro.
Norival Benedito Figueiredo nasceu em 14 de março de 1949. Reside em Capivari, SP. Concluiu mestrado em Artes na Unicamp – Campinas, SP (2004). Participou de várias exposições no Brasil e no exterior, como Estados Unidos, Itália, Alemanha, Iugoslávia, México, Uruguai e Chile.
Algumas exposições coletivas:
2004 – Fondazione Casa America – Gênova, Itália;
2003 – Pinacoteca Benedicto Calixto – Santos, SP;
2002 – Museu Casa de Portinari – Brodowski, SP;
2001 – SESC Piracicaba – I Bienal Nacional de Gravura – Olho Latino. Algumas exposições individuais:
2004 – Galeria de Arte UNICAMP/INSTITUTO DE ARTES – Campinas, SP;
2003 – Casa de Tarsila – Rafard, SP;
1994 – Galeria do Sol – São José dos Campos, SP.
Falconaria (dispon[ivel no site)
DADOS PESSOAIS Nome – Norival Benedito Figueiredo (Nori Figueiredo) Data de Nascimento – 14 de março de 1949 Residência: Rua Luis Raymundo de Góes, 196 – Capivari, SP, Brasil Telefone: (19) 3492-1190 Celular: (19) 9732-2837 e-mail: nori@norifigueiredo.com
FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA 2004 Unicamp, mestrando no Instituto de Artes 2001-2002 Faculdade Paulista de Artes 1984-1985 Faculdade de Artes Alcântara Machado 1970-1973 Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo
ÁREAS DE INTERESSE História da Arte Teoria e Dinâmica das Cores Desenho Expressivo Gravura Produção Gráfica
ATIVIDADES DIDÁTICAS 2001/2004 Colégio Objetivo – Americana, SP – História da Arte 1998 Espaço Cultural Tarsila – Capivari, SP – Desenho e Gravura 1990 Oficina Cultural Oswald de Andrade – São Paulo, SP – Curso de Gravura 1987 Universidade de Brasília – Brasília, DF – Curso de Extensão em Gravura 1982 Museu de Arte Contemporânea de Campinas – Campinas, SP – Curso de Gravura 1980 Oficina de Artes Visuais – São Paulo, SP – Desenho e Gravura 1978 Associação Sambernardense de Belas Artes – São Bernardo, SP – Fotografia e Desenho1977 Biblioteca Municipal, – Salvador, BA – Cinema e Fotografia
ATIVIDADES DIVERSAS 2000 Direção de Arte Traviatta Produçõ es – São Paulo,SP 1999/2000 Editor de Arte da Editora EME – Capivari, SP 1998 Viagem como artista convidado para edições na LCA (London Comtemporany Art Original Prints) Londres – Inglaterra 1997 Direção de Arte nos estúdios da Maurício de Souza Produçõ es – São Paulo, SP 1996 Criação e direção do Espaço Cultural Tarsila – Capivari, SP 1986 Palestra “O Falso e o Verdadeiro” no MAM – São Paulo, SP 1978 Juri do IX SAPEV – São Bernardo do Campo, SP Juri do Prêmio Metalúrgico de Artes Plá sticas – Santos, SP 1975 Curadoria de exposição 35 Gravuras de Paulo Menten – Capivari, SP
ARTIGOS PUBLICADOS 2000 “Guyer Salles e seus signos gráficos”, in Gravura. A Arte Brasileira do século XX 1985 “Márcio Périgo, Da Intimidade com a gravura à gravura para intimidade”, in Revista Arte em Sã o Paulo – nº 31 1984 “Mario Fiori e Suas Figuras de Linguagem”, in Revista Arte em Sã o Paulo – nº 24 1975 “Gravura: Arte Técnica ou Meio de Reprodução”, in Revista Artis – nº 3
MURAIS 1983 Via Sacra Para a Igreja de São Bento – Itatiba, SP 1981 Via Sacra Para Igreja N.S. de Fátima – Capivari, SP 1981 Painéis para a capela de S. Francisco – Pompéia – São Paulo, SP 1980 Altar da Igreja N.S. de Fátima – São Paulo, SP 1979 Altar da Igreja N.S. de Fátima – Capivari, SP 1974 Teto da Igreja de São João Batista – Capivari, SP 8. EXPOSIÇÕES Principais Coletivas: 2004 Fondazione Casa America – Gênova, Itália 2003 Casa de Cultura Hermann Muller – Americana, SP 2003 Pinacoteca Benedicto Calixto – Santos, SP 2002 Museu Casa de Portinari – Brodowski, SP 2001 SESC Piracicaba – I Bienal Nacional de Gravura – Olho Latino 2000 Museu Banespa – São Paulo-SP – 80 Gravuras em Metal Itaú Cultural – São Paulo-SP – Investigações: A Gravura Brasileira 1999 Palácio Gustavo Capanema -Rio de Janeiro-RJ. -Mostra Rio Gravura 1998 Museu Banespa – São Paulo -SP. – Impressões- A arte da Gravura Brasileira 1996 Espaço Cultural Tarsila – Capivari, SP – Anglo e convidados Espaço Cultural Tarsila – Capivari, SP – Natal Tarsila 1995 Espaço Brasil – São Paulo, SP – A grá fica paulista 1994 Pinacoteca de São Paulo – São Paulo, SP – Gravuras, Sutilezas e Mistérios 1991 Museo Nacional de Bellas Artes – Santiago – Chile – Grabados de Artistas Brasileiros Contemporâ neos American Cultural Institute – Washington, DC – USA – Five Printmakers From Sã o Paulo CEF, Espaço Cultural, São Paulo, SP 1990 Museo de La Estampa – Cidade do México – México Intergrafik – Berlin – Alemanha 1989 Bienal de Lubliana – Iugoslávia Bienal de São Paulo – SP 1988 1º Encontro Internacional de Grabado de Montevideo – Uruguay 1982 MACC – Campinas, SP 1980 Oficina de Artes Visuais no STIMMES – Santos, SP 1979 Oficina de Artes Visuais no Corisco – São Paulo, SP 1976 Clube de Artistas e Amigos das Artes – São Paulo, SP 1975 IV Encontro Jundiaiense de Arte – Jundiaí, SP 1974 Salão de Arte Contemporânea de São Caetano do Sul – São Caetano do Sul, SP 1973 1ª Semana de Artes de Capivari – Capivari, SP 1971 XXXI Salão da Associação Paulista de Belas Artes – São Paulo, SP Principais Individuais: 2004 Galeria de Arte UNICAMP/INSTITUTO DE ARTES – Campinas, SP 2004 Casa da Cultura – Capivari, SP 2003 Casa de Tarsila – Rafard, SP 1994 Galeria do Sol – São José dos Campos, SP Sala Especial na 1ª Bienal de Gravura de São José dos Campos – São José dos Campos, SP Capivari Clube, Capivari, SP – Retratos e Auto-retratos. 1992 Pinacoteca Municipal de Amparo – Amparo, SP 1987 Projeto Espaço Gravura – São Paulo, SP 1986 Galeria Toki São Paulo, SP Galeria Spectrum – Londrina, SP 1972 Centro Operacional de Artes – São Paulo, SP
Pintor, desenhista, gravador, poeta, prosador, romancista, cordelista,declamador, compositor. Começou sua carreira artística como desenhista em 1962, e em 1963 lançado pelajornalista Radá Abramo na Galeria Ambiente
Em 1964 realiza comgrande sucesso de público e de crítica sua primeira Individual de desenhos epinturas na Galeria São Luiz da marchand Ana Maria Fiocca.
Guilherme de Faria foi descoberto também em 1964 pelo grande marchand italianoradicado em São Paulo, Giuseppe Baccaro que adquiriu um grande lote de suasprimeiras obras e as lançou nos prestigiosos leilões de sua Casa dos Leilões,introduzindo-o ainda muito jovem no mercado de arte de São Paulo.
Ainda nos anos 60 Guilherme realiza inúmeras ilustrações em desenho a nanquimpara o Suplemento Literário de O Estado de São Paulo, depois doadas por aquelejornal ao acervo do MAM de São Paulo.
Nos anos 70 Guilherme de Faria realizou diversas Exposições individuaisnotadamente na Galeria Cosme Velho, nos Jardins, em São Paulo, e retornou deOlinda onde morou por três anos a convite do marchand Giuseppe Baccaro, seuamigo, que lhe forneceu um grande ateliê numa casa colonial restaurada de trêsandares, na rua de são Bento (que depois da saída do pintor foi adquirida pelocantor e compositor Alceu Valença).
Naqueles anos 70 os desenhos de Guilherme foram largamente adquiridas peloscolecionadores Na prestigiosas Galeria Cosme Velho e Documenta, de São Paulo e nos leilões da Galeria Collectio, até a morte de seu fundadorJosé Paulo Domingues que aconteceu em meio a um grande escândalofinanceiro. As obras de Guilherme que estavam no acervo daquela galeriaforam parar nas coleções de grandes Brancos brasileiros, inclusive o BancoCentral onde permanecem e são eventualmente divulgadas (vide site no Google)
Voltando a residir em SãoPaulo em 1974 realiza uma grande Exposição Individual com 40 telas a óleo s/tela de sua fase pictórica que ele denominou “Fase Baconiana”(influência do pintor inglês Francis Bacon) na Galeria Arte Global, da redeGlobo de televisão, fase essa nascida em São Paulo e completada em Olinda. Essaexposição teve uma imensa divulgação de mídia pela televisão e jornais de SãoPaulo e obteve imenso sucesso de público e de crítica, tendo todas as obrassido adquiridas por grandes colecionadores.
Durante essa exposição Guilherme de Faria realizou sua primeira litografia encomendada pela Galeria Arte Global e realizada pelo artista no ateliê Glatt-Ymagos, de São Paulo, técnica a que o artista se dedicaria pelos próximos vinte anos até 1995, quando então encerrou essa fase de grande sucesso artístico e comercial, tendo publicado cerca de 1.000 imagens diversas, amaioria de figuras femininas (que o notabilizaram) sempre desenhadas por ele empedras da Bavária e com tiragem média de 150 exemplares, tendo sido portantonesse período 1974-1995, cerca 150.000 exemplares de litos assinadas, numeradase intituladas à lápis, a mão pelo artista, e que se esgotavam rapidamente nas edições feitas e comercializadas pela Glatt do editor Elsio Motta e sua filhaPatricia Motta.
A partir de 1995, Guilherme voltou a se dedicar à pintura a óleo s/ telanotadamente de “paisagens imaginárias” fase essa intitulada Imaginárias Brasileiras.
A herdeira da Glatt e programadora gráfica e curadora Patricia Motta realizou apartir de Julho de 2010 até Setembro, uma grande retrospectiva dessa faselitográfica de Guilherme de Faria intitulada OBRA GRÁFICA, na CAIXA CULTURAL,em São Paulo, Praça da Sé)
A partir de março de2018, Guilherme de Faria inaugurou uma inusitada e brilhante fase floral queele intitula “Naturezas Vivas Imaginárias” da qual fez uma bem-sucedida ExposiçãoIndividual, em novembro daquele ano na INN GALLERY, de São Paulo.
Obras deGuilherme de Faria se encontram no acervo de dois Museusimportantes de São Paulo: o MAM e a Pinacoteca do Estado.
Um dos mais famosos e importantes ceramistas do Brasil
Mestre Galdino [Manoel Galdino de Freitas]
1924, São Caetano | PE – Brasil
1996, Alto do Moura | PE – Brasil
Galdino, que imprimiu papel de carta em Caruaru, 1986, intitulando-se “Ceramista e Poeta”, é um dos mais importantes escultores atuantes no país no século XX. Prendia na mão dos seus personagens de barro, ou em reetrâncias da escultura, papeizinhos enrolados com versos que lhes diziam respeito. Para a parede de sua casa emoldurou poemas, em que lança o desafio da recepção do seu próprio trabalho, provocador por excelência: “Tem carranca com recorte/ criada por minha mão / com bichinhos diferente / que faz a circulação. / Mesmo as peças de Galdino / é uma adivinhação.” Em 1940 Galdino já havia ido para Caruaru, onde se casou com Maria Marciolina, rendeira e ceramista, teve três filhos e trabalhou em olaria, fazendo telha e tijolo. Empregado pela prefeitura, trabalhou como pedreiro. Começou, então, a iniciar-se na modelagem do barro. Durante a Semana Santa fez um Judas para a Malhação. Quando a prefeitura mandou que rebocasse o posto de saúde do Alto do Moura, em 1974, teve finalmente a oportunidade de ver como disse, “tanta riqueza, tanta beleza na arte de um povo”. Referia-se aos ceramistas Zé Rodrigues, Zé Caboclo, enfim, a toda a verdadeira escola que se havia formado em torno do mestre Vitalino. Com o transporte apaixonado que caracteriza sua personalidade, abandonou em 30 dias o serviço público e mudou-se com a família para o Alto do Moura. Viveu sempre na pobreza, sendo obrigado, em alguns períodos, a executar serviços de vária natureza para sobreviver e conseguir permanecer na arte. Inteiramente diversa dos demais artistas da localidade, a sua grande e original produção na década de 1970 atrai particular atenção dos especialistas em arte e da mídia, e ele extrapola os limites do Alto do Moura para ser conhecido pela elite do país. A escultura de Galdino se distribui por duas grandes séries de trabalhos. A das figuras hieráticas, alongadas e aguerridas de cangaceiros, como Maria Bonita, ou de personagens como “Sonho realizado”, em que têm início as simbioses de humano e animal que virão a ser tão frequentes no seu trabalho.
A própria superfície das esculturas é também provocadora, aguerrida, no espinhado quase de cacto das roupas. Vê-se bem isto no Galdino poeta com seu violão. Em esculturas antológicas de quase um metro de altura, com inscrições no barro, como “Descobrimento do Brasil”, dos anos 1970, o aspecto de ferocidade da figura ainda humana, com um cocar na cabeça, trajes espinhados, é sublinhado pelos longos punhais em seu cinto. Na face posterior da escultura Galdino faz a incisão no barro das palavras que descrevem batalhas de “Jaraguá, de armas em punho, no túmulo do rei morto por um tabajara em uma aldeia africana, em 1413.” Tempos mitológicos, criados por ele para exprimir a sua percepção da história do país Brasil. Esse repertório de figuras desafiadores, tratado plasticamente com um verdadeiro esfolamento da matéria, desenvolve-se com inesgotável invenção ao longo das décadas de 1970 e 1980. Na década de 1990 o artista vai desenvolver outra grande série de figuras monstruosamente oníricas, como “Calango, Carranca corte de Vênus, Guariba Milena, Jaraguá”, em que o vestígio do humano é muito tênue. Em “Jaraguá”, um homem de face já simiesca cavalga um grande lagarto-dragão, cujo corpo tem resquícios de roda de carro. A antropomorfização do automóvel e do avião, que ele já começara nos anos 1980, chega aqui a transformar a máquina em coisa orgânica, imbricando-a, não sem sofrimento e humor, com o homem, seu condutor. Expões ele assim, com muita modernidade, a questão da violência exercida pela tecnologia sobre o indivíduo. Movimentando como um mestre os segmentos diversos em que suas figuras vão se desdobrando em pernas, braços, cabeças, ele os escarifica, retalha, incisa. Estes seres são esfinges ameaçadoras, às vezes antropofágicas, ou híbridas, como “Lampião-sereia”. Seu trabalho foi destacado na exposição “Brésil, Arts Populaires” (Grand Palais, Paris, 1987). Integra o acervo de importantes coleções e de museus de arte popular do país.
Fonte: Pequeno Dicionário do Povo Brasileiro, século XX | Lélia Coelho Frota – Aeroplano, 2005
Exposições Coletivas:
2021 Poética da Criação, Museu do Pontal, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
2019 Fronteiras da Arte: Criadores Populares, Espaço Cultural BNDES, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
2019 Se Cria Assim, Galeria de Artes Mestre Galdino no Sesc Caruaru, Petropolis, PE, Brasil
2013 Criaturas Imaginárias, Museu de Arte Pontal, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
2012 Janete Costa “Um Olhar”, Museu Janete Costa de Arte Popular, Niterói, RJ, Brasil
2012 Teimosia da Imaginação – dez artistas brasileiros, Instituto Tomie Ohtake, São Paulo, SP, Brasil
2011 O Brasil na Arte Popular, Acervo Museu Casa do Pontal, Brasília, DF, Brasil
2010 Pavilhão das Culturas Brasileiras: Puras Misturas, Pavilhão de Culturas Brasileiras, Pq. Ibirapuera, São Paulo, SP, Brasil
Coleções Públicas:
Memorial Mestre Galdino, Carau, PE, Brasil
Museu do Pontal, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Publicações Selecionadas:
2013 Mestre Galdino: o ceramista poeta de Caruaru, autora Rosângela Ferreira de Oliveira Vitorino, São Paulo, Brasil
2012 Teimosia da imaginação: Dez artistas brasileiros, Maria Lucia Montes, Martins Fontes, São Paulo, SP, Brasil
2012 Janete Costa “Um Olhar”, Museu Janete Costa de Arte Popular, Niterói, RJ, Brasil
2005 Pequeno Dicionário do Povo Brasileiro, século XX, autora Lélia Coelho Frota, editora Aeroplano, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
1980 O Reinado da lua – escultores populares do Nordeste, editora Salamandra, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Kinya Ikoma, Pintor Abstracionista – nascido em Mieken – Japão , em 1918, foi Membro da Associação Internacional de Artes (A.I.A.P.). Participou de diversas exposições, sendo várias vezes premiado. Faleceu em Bauru em 2002.
A criatividade foi uma das principais características do artista plástico IKOMA que se dedicou a pintura óleo sobre tela. Nascido no Japão, veio para o Brasil com 7 anos de idade, morou na região de Araraquara e logo mudou-se para Presidente Prudente. Trabalhou com a família na lavoura, nunca estudou pintura, mas a vocação falou mais alto, sua técnica e obras são reconhecidas pela forma abstrata que dispõe as cores na tela.
O interesse pela pintura começou na adolescência, porém o artista não pensava em ter a arte como profissão. Sua ação profissional começou em 1975, quando recebeu menção honrosa no I Salão Nacional de Artes Plásticas, onde passou a se dedicar totalmente as artes plásticas.
Trabalhava em sua própria residência e classificava seu trabalho como a segunda coisa mais importante, sendo a primeira a vida.
Os temas abstratos demonstravam sentimentalismo, emoções e experiências vividas. Ao efetuar suas obras não se preocupava com as formas, deixava a criatividade solta, utilizava o carvão para delinear suas formas, depois colocava a cor de acordo com as combinações, o resultado era um contexto abstrato e expressivo, classificado como arte moderna.
Tornou-se oficialmente cidadão prudentino quando recebeu o titulo pela Câmara Municipal, um projeto da vereadora Amélia Galindo Campos, em19 de maio de 1998.
1931 – Chegou ao Brasil, radicando-se no interior de São Paulo, onde foi trabalhar como lavrador, pintando nas horas vagas.
1960 – Decidiu-se pela carreira artística, adotando o abstracionismo. Trabalhava como pintor de letreiros em Presidente Prudente, SP, quando a qualidade de seus trabalhos foi notada. Realizou, então, sua primeira mostra individual, na Rádio Comercial, alcançando grande sucesso de vendas.
1975 – Começou a realizar diversas mostras individuais no interior de São Paulo (Assis e Presidente Prudente), no Paraná (Maringá e Londrina) e em Mato Grosso do Sul (Campo Grande).
Participou das seguintes mostras coletivas:
1976 – Bienal de São Paulo, São Paulo.
1978 e 79 – Salão Nacional de Artes Plásticas.
Suas obras se encontram em diversos Estados Brasileiros e no exterior
Coleção Particular – Londres
Coleção Particular – Nova York
Obras na Igreja SEIFUJI – Osaka – Japão
Obras na Igreja KUMANIOT – Japão
Obras no Centro Cultural Matarazzo de Presidente Prudente
Pintor, gravador, aquarelista, ilustrador e desenhista.
José Guyer Salles freqüentou o curso de iniciação ao desenho da Faap, em São Paulo, onde é orientado por Nelson Nóbrega e Marcelo Grassmann em pintura e gravura, entre 1962 e 1964. Em 1965, estuda pintura com Glênio Bianchetti e gravura com Babinski, na Universidade de Brasília. Na década de 70, viaja para os Estados Unidos, onde permanece entre 1970 e 1974, como bolsista do Pratt Graphics Center de Nova York, onde atua também como professor assistente. Leciona no Art Barn em Connecticut, Estados Unidos. De volta para o Brasil, em 1976, funda e dirige a Oficina de Gravura 76, núcleo de artistas destinado ao ensino de gravura. Participa do Projeto Cidadania – 200 Anos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Secretaria do Governo do Estado de São Paulo, em 1991; ilustra o livro Estações, de Flora Figueiredo, em 1995.
José Guyer Salles – Crisântemos, litografia
Críticas
“Ao optar como meio expressivo hoje predileto pela técnica da aquarela, que assim suplantou a da gravura em metal – em que tanto soubera distinguir-se -, José Guyer Salles confessou implicitamente a prioridade que tem concedido em anos recentes ao incorpóreo sobre o palpável e ao imaterial sobre o concreto, como atmosfera ideal de consubstanciação de suas grandes naturezas-mortas, de suas sensíveis paisagens, de suas visões ora líricas, ora fantásticas de artista inventivo. Fugiu, ao mesmo tempo, à claridade relativa proporcionada pela alternância entre luzes e sombras para mergulhar na claridade absoluta, na pura luz solar de um processo do qual é privilégio o poético jogo de nuances e transparências delicadas. (…) Se tal tendência ao imaterial é marcante na obra atual de Guyer, não menos óbvia é a maneira pessoal com que enfrenta e resolve o espaço pictórico, desdobrando-o em esquemas composicionais que nos evocam, de imediato, certos mestres chineses. Esse amálgama entre elementos ocidentais e orientais parece-nos, de resto, um dos peculiares encantos da arte de nosso expositor, cuja fixação nos Estados Unidos da América propiciou-lhe, com o amadurecimento de seus recursos expressivos, o enriquecimento de seu mundo-de-idéias (…)”. José Roberto Teixeira Leite GUYER Salles. Apresentação de José Roberto Teixeira Leite. São Paulo: Renato Magalhães Gouvêa Galeria de Arte, 1980.
“Embora nos últimos anos venha desenvolvendo um trabalho constante de pintura em telas de grande formato, Guyer Salles é um artista plástico que sempre teve a obra centrada na gravura em metal, na litografia e na aquarela. A aparente simplicidade que decorre da atribuição do imaginário de Guyer a um gênero, à natureza-morta dos cânones, se desvanece ao exame mais atento. Construído a partir da observação direta, o objeto concretiza-se na gravação como recusa iconográfica. Pois, matéria-prima, esse campo de observação deflagra o gravado sem subordiná-lo a si, de modo que não é impositiva a fidelidade a atributos, como cor local, luz e sombra ou contorno. Flores e frutas não são pretextos, nem modelos, mas doadores de visibilidades. A relação, em que não existe um primeiro a ser representado, mas sim um ponto interessantíssimo de partida, explicita os processos de constituição da obra de Guyer Salles. A figura, muitas vezes apenas um fragmento, aparece quase sempre hiperbolizada. Ampliada, contraditoriamente melhor se escamoteia nos sinais gráficos que mais se mostram. A pequena violeta em engrandecimento que não é o da lupa minuciosa, mera apresentadora de detalhes, configura-se como evento estranho. Desprezando assim os significados, não é metáfora, nem metonímia, tampouco representação naturalista ou ainda realização da imaginação ou da memória. Barrada a interpretação, negada a relação exterior, é nas articulações dos sinais gráficos que se devem buscar os sentidos na gravura. O uso de pinceladas de ácido diretamente sobre a chapa coberta de resina, sem as amarras do verniz, demarcador feroz de fronteiras, é o procedimento destacado pelo artista. Desse modo, podem ser conseguidas sutilezas de manchas, transparências e extensos matizes, trazendo para a estampa características marcantes da aquarela. Se é possível, claramente, perceber a contaminação mútua dessas técnicas, isso se deve às suas similaridades, de que servilismos ou hierarquias estão excluídos. As aguadas gravadas, variando em conformidade com a sua construção por ácidos diversos ou diferentes grãos de resina, distinguem-se das aquareladas. O vigor do traço produzido por água-forte ou ponta-seca, recurso historicamente primeiro e básico da gravura em metal, ou está ausente ou é usado com parcimônia. Quando hachura, ele se apresenta menos em seu uso comum de constituinte de meios-tons e mais como produtor de matéria gráfica. Quando linha, é circunscrição freqüentemente transgredida pelas manchas da água-tinta e do lavis. A transgressão, impedindo a redução constrangedora do espaço pela linha, também a desinveste de função privilegiada na construção do desenho. Nessa sintaxe econômica de procedimentos, a cor, muitas vezes vista como deslocada na calcografia – na qual por muito tempo predominou a monocromia com o preto preponderando -, tem posição relevante. Desmembrada em diversas chapas, sendo mesmo fracionada numa mesma placa, no final da impressão a cor revela a riqueza de somatórias e justaposições que apenas desta maneira podem acontecer. Elegendo parcos meios, dominando-os finamente, Guyer grava suas estampas refinadas”. Nori Figueiredo – junho de 2000 GRAVURA: arte brasileira do século XX. Apresentação Ricardo Ribenboim; texto Leon Kossovitch, Mayra Laudanna, Ricardo Resende; design Rodney Schunck, Ricardo Ribenboim; fotografia da capa Romulo Fialdini. São Paulo: Itaú Cultural: Cosac & Naify, 2000, p. 168
Exposições Individuais
1966 – São Paulo SP – Individual, na Pequena Galeria KLM 1967 – São Paulo SP – Individual, na Associação dos Amigos do MAM 1968 – São Paulo SP – Individual, na Galeria Azul 1972 – Nova York (Estados Unidos) – Individual, Vis-à-Vis Gallery 1973 – São Paulo SP – Individual, no Núcleo de Gravadores de São Paulo 1974 – Nova York (Estados Unidos) – Individual, na Galeria Libra 1976 – São Paulo SP – Individual, na Galeria Seta 1979 – Recife PE – Individual, na Artespaço 1980 – Nova York (Estados Unidos) – Individual, na Condeso/Lawler Gallery 1980 – São Paulo SP – Individual, na Galeria Renato Magalhães Gouvêa 1983 – São Paulo SP – Individual, na Galeria Suzana Sassoun 1984 – Nova York (Estados Unidos) – Individual, na Condeso/Lawler Gallery 1987 – São Paulo SP – Individual, na Galeria Suzana Sassoun 1988 – São Paulo SP – Individual, na Galeria Suzana Sassoun 1995 – São Paulo SP – Guyer Salles: pinturas, no Renato Magalhães Gouvêa Escritório de Arte 1997 – São Paulo SP – Individual, no Renato Magalhães Gouvêa Escritório de Arte
Exposições Coletivas
1972 – Porto Rico – 2ª Bienal de Porto Rico – artista convidado 1972 – São Paulo SP – 2º Exposição Internacional de Gravura, no MAM/SP 1973 – Nova York (Estados Unidos) – Artists of the West Side, no Goddard Riverside Community Center 1973 – Nova York (Estados Unidos) – New Printmaker at Pratt 1979 – Recife PE – Exposição de Desenhos e Aquarelas, na Galeria Gatsby 1980 – São Paulo SP – 12º Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP 1981 – Nova York (Estados Unidos) – Coletiva na Abreu Gallery, patrocinada pelo Consulado Brasileiro 1984 – São Paulo SP – 15º Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP 1985 – São José dos Campos SP – Exposição de Aquarelas, na Galeria do Sol 1985 – São Paulo SP – 6 Gravadores, na Galeria Arte Movimento 1985 – São Paulo SP – Exposição de Aquarelas, na Galeria Suzana Sassoun 1986 – Nova York (Estados Unidos) – Coletiva, na Associated American Artist 1986 – Nova York (Estados Unidos) – Coletiva, na Associated American Artist 1986 – Ribeirão Preto SP – Coletiva, na Galeria Ribeirão Preto 1987 – São Paulo SP – A Trama do Gosto, na Fundação Bienal 1987 – São Paulo SP – Gravura em Metal: uma arte a ser descoberta, no Projeto Metrô Sé 1988 – São Paulo SP – 1º Salão Nacional de Aquarelas da FASM, na Faculdade Santa Marcelina 1992 – São Paulo SP – Bienal do Corpo, no Sesc Pompéia 1993 – São Paulo SP – Coletiva, na Galeria Ars-Artis 1996 – São Paulo SP – Mostra do Acervo, na Sudameris Galleria 1998 – Campinas SP – A Grande Arte da Gravura, na Galeria Croqui 1998 – São Paulo SP – Impressões: a arte da gravura brasileira, no Espaço Cultural Banespa Paulista 1999 – Rio de Janeiro RJ – Mostra Rio Gravura. São Paulo: gravura hoje, no Palácio Gustavo Capanema 2000 – São Paulo SP – Investigações. A Gravura Brasileira, no Itaú Cultural 2001 – Brasília DF – Investigações. A Gravura Brasileira, no Itaú Cultural 2001 – Penápolis SP – Investigações. A Gravura Brasileira, no Itaú Cultural 2004 – São Paulo SP – Coletiva de Artistas Contemporâneos, no Esporte Clube Sírio